Tình cờ một
ngày cuối đông tôi ghé thăm Viện Bảo Tàng Getty ở Santa Monica, Hoa Kỳ. Tôi có
cơ hội đối mặt với một trong những bức vẽ hoa Diên Vĩ “Irises” nguyên thủy (original)
của danh hoạ Van Gogh. Bức này là bức đắt giá thứ ba của ông, so với bức “Dr.
Gachet” là một trong những bức tranh đắt giá nhất thế giới. Bức chân dung bác
sĩ Gachet là người chăm sóc ông trước khi ông qua đời được bán đấu giá năm 1990
với giá 82.5 triệu đô.
Bức “Irises” hiện
nay thuộc sở hữu của Getty
Museum . Đứng trước bức
tranh nguyên thủy nổi tiếng này, tôi tự hỏi không biết nó đẹp và hay ở chỗ nào
mà lại đắt giá đến vậy. Tôi hỏi người hướng dẫn, hiện tại nó trị giá bao nhiêu?
Bà ta từ chối trả lời mà bảo, nó “vô giá”. Đó là một cách trả lời khôn ngoan nhất
của Getty Museum . Từ xưa tới nay, Getty luôn luôn
dấu kín giá của những sưu tầm có được, kể cả các báu vật quý hiếm. Nếu chúng ta
tò mò muốn biết giá phỏng chừng của nó trên thương trường, ta có thể phỏng đoán
từ sự kiện nó được đem ra đấu giá năm 1987. Cách đây 26 năm nó đã được Alan
Bond, một nhà buôn tranh mua với giá 53.9 triệu đô và sau đó Getty là một bảo
tàng viện giàu nhất trong các bảo tàng viện thế giới bí mật mua lại với 1 giá
kinh khủng nào đó không ai biết. Phải nói là, những tác phẩm nghệ thuật đối với
khách thưởng ngoạn nếu không biết và hiểu thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng với
người yêu thích mà am tường thì nó quả vô giá. Do đó Getty không bao giờ tiết lộ
cái giá họ trả vì cho dù nếu họ mua quá đắt hay quá rẻ, cả hai điều này đều vô
nghĩa với giá trị nghệ thuật chân chính của tác phẩm đó.
Bức “Irises” này
được Van Gogh thực hiện năm 1889 trong dưỡng trí viện Saint Paul-de-Mausole ở Saint-Rémy-de-Provence,
France, một năm trước khi ông qua đời năm 1890.
Nó được ông vẽ trước khi bị đột quỵ nên người ta có thể nhận ra sự tĩnh tâm may
mắn có được trong tác phẩm cuối đời này của ông. Bức này chịu ảnh hưởng của kỹ
thuật tranh in mộc bản (Ukiyo-e woodblock prints)
của Nhật Bản, cũng như trong phần lớn các tác phẩm khác của ông. (Loại tranh in
bằng bảng khắc gỗ của Nhật Bản được ra đời trong khoảng thế kỷ từ 18, được lưu
dụng đến thế kỷ 20, lúc đó hầu hết các hoạ sĩ trên thế giới đều chịu ảnh hưởng
loại tranh này).
Từ nơi an trí của
bệnh viện tâm thần ST Paul-de-Mausole, những tác phẩm lẫy lừng ra đời như phút
dương quang bừng dậy của người hoạ sĩ tài danh. Thiên nhiên, cây cỏ, côn trùng
và nhất là hoa rực sáng, và tươi nở trong tim ông. Qua khung cửa trải đầy màu
vàng chín của cánh đồng lúa mì và sắc xanh của cây ô –liu già, bức “Diên Vĩ” với
sắc lam tím đã ra đời miêu tả trọn vẹn những cảm xúc buồn bã, cô độc, vui, buồn,
giận ghét trong một con người chịu nhiều sóng gió. Người hoạ sĩ nghèo khó, cô đơn
này đã từng tự cắt tai vì mất tình bạn với Gauguin, đặt tay trên lửa nóng và kết
thúc cuộc đời vô vọng của mình bằng một phát súng trên cánh đồng lúa mì gần nhà
thương điên.
Nếu bạn hỏi
tôi, tìm thấy gì trong bức Diên Vĩ này, xin chia sẻ cùng các bạn cảm nghĩ của
tôi khi đứng trước nó.
“Hoa Diên Vĩ” số 1
“Nó đánh mạnh
vào thị giác của người xem bởi những gam màu sắc tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc của
một cận ảnh, bạn như đang đứng trước một vườn hoa Diên Vĩ rực sắc xanh tím lạ kỳ,
sống động, mạnh khoẻ và bừng sáng. Người xem như bước thật sâu vào tranh và đang
là một đoá xanh lam tím trong những đoá xanh. Tôi để ý thấy được một đoá màu trắng
to, khoẻ, ở bên góc trái bức tranh, nở miệng trái tim cười. Tôi đoán đó là hiện
thân của Van Gogh, không biết bạn có nghĩ như tôi không?
Những thân lá
uốn éo tạo những nét cong, gẫy, ấn tượng, thể hiện tâm hồn yếu đuối của nghệ
nhân. Những ảo giác mơ hồ trùng điệp trong rừng hoa như vẻ vừa u buồn lại man dại
của sắc xanh pha lam tía, khiến tôi liên tưởng đến sức mạnh thiêng liêng của Mẹ
Đất (Earth Mother) giờ đang bị tổn thương. Nó hệt như tâm hồn cô đơn, quằn quại
của Van Gogh khi đã tìm được khoảnh khắc an bình thanh thản khi sáng tác bức
Diên Vĩ này. Qua đó, bạn có thể trực diện cảm nhận được niềm tin thần thánh của
hoạ sĩ về thiên nhiên và nghệ thuật. “
Mỗi một bức về
Diên Vĩ, ông vẽ mỗi khác. Ông cẩn thận nghiên cứu hình dáng và chuyển động của
chúng kể các bóng rọi, bóng nghiêng, nét uốn lượn, quằn quại, rợn sóng. Ông để
ý quan sát và tạo hình chúng như chính ông là hoa Diên Vĩ vậy. Đến nỗi Octave
Mirbeau, một nhà phê bình nghệ thuật người Pháp, chủ nhân đầu tiên của bức “Irises”
phải thốt lên rằng“Bằng cách nào mà Van Gogh thấu hiểu sự thanh tú tự nhiên của
hoa cỏ tinh tế đến vậy”
Trong khi bức
“Vase of Irises”(Bình hoa Diên Vĩ) ông thực hiện một năm sau(1890) thì khác. Bức
này hiện thuộc về bộ sưu tập của viện bảo tàng Metropolitan Museum of Art ở New York .
Ông không dùng
lối vẽ đắp nặng nề và sắp xếp màu đen làm viền nữa. Bằng những nét cọ nhỏ đặc
thù quen thuộc, người hoạ sĩ xứ Hà Lan lần này đã phối màu nhẹ, mát mắt và ít dữ
dội hơn. Ông xử dụng màu lam tía, xanh lá cây, xanh nước biển đối chọi lại ánh
sáng của nền và màu trắng của chiếc độc bình với những điểm vàng trong bó hoa
như màu tương phản. Màu xanh của chiếc bàn lập lại màu xanh thân lá của những
cành Diên Vĩ, tạo dáng chủ đạo trong nghệ thuật xắp xếp của bình hoa và phả lên
nét nhìn thanh nhã thẳng đứng.
Tôi tìm thấy
gì trong bức Diên Vĩ này?
Cũng như lần
trước tôi tìm ra Van Gogh như ẩn hiện trong một đóa hoa bên góc phải bạn ạ. Để
ý kỹ, bạn sẽ thấy bên góc phải một đóa hoa với ba cánh đang tàn úa với màu sắc
khác lạ. Nhất là cái cánh hướng về phía dưới trông giống khuôn mặt người với
cái miệng là một đốm màu vàng. Cánh hoa tàn ấy mang tâm trạng u uất, hoang mang
và hỗn loạn của một người đang quyết định cho mình một chọn lựa dứa khoát, một chia
ly.
Bức tĩnh vật “Bình
Hoa Diên Vĩ dựa trên nền vàng”(Vase with Irises Against a Yellow Background). Bức
thứ ba này hiện thuộc sở hữu của Van Gogh Museum tại Amsterdam ,
The Netherlands, Europe . Nó được thực hiện năm
1890 có lẽ là Bức Diên Vĩ cuối của đời ông.
Ông đã phân
tích bức hoạ của mình cho người em là Theo hiểu khi viết thư cho Theo vào tháng
5, ngày 11 và 12:
“Bó hoa tím được
đặt trên nền vàng chanh sáng cùng sắc vàng tương phản của chiếc độc bình, mang
lại ấn tượng lớp màu này chồng lên lớp kia. Tuy nhiên sự tương phản khiến mỗi
màu sắc nổi bật nét riêng của mình.”
Dựa vào bức hoạ
này, Dale Larner với một suy luận dựa trên một vài chứng cớ nào đó đã đưa ra kết
luận rằng VanGogh chính là Jack The Ripper một kẻ sát nhân. Dale tuyên bố sau 3
năm nghiên cứu ông đã tìm ra VanGogh, một bệnh nhân tâm thần với bề ngoài nhút
nhát nhưng chính là kẻ sát nhân hàng loạt có tính toán. Năm 2004, sau khi đọc
những lá thư của VanGogh, Dale bắt đầu nghi ngờ và so sánh khuôn mặt của Mary
Kelly, một nạn nhân của Jack The Ripper bị giết ở LonDon, với bức hoạ nói trên.
Dale cho rằng khi nhìn những bông hoa Diên Vĩ trong bức hoạ được VanGogh tạo
hình, mỗi bông là một mảnh thân thể của Mary. Đây là website mà Dale Larner
trình bày giả thuyết của mình. (http://vincentaliasjack.com/VanGogh_Ripper_Irises.html).
Nhiều
người đã vào tìm đọc và phê bình, có người tin, có người cho suy luận mơ hồ
không căn cứ, Larner tưởng tượng quá mức. Hoặc giả đây chỉ là một scandal không
gây được một tiếng vang nào đáng kể.
Phút gặp gỡ đầu
tiên giữa tôi và bức “Hoa Diên Vĩ” số 1, giống như phút giây tôi biết đến Van
Gogh lần đầu. Sau phút tao phùng sơ ngộ ấy, tôi tìm hiểu thêm về người và tranh,
mới bật ngửa ra rằng, chưa bao giờ nghệ thuật, con người và số phận lại quấn lấy
nhau riết róng, bền chặt và bi thảm dường ấy như trường hợp của Van Gogh. Thiên
nhiên, cuộc đời, tay vẽ, đam mê và những xúc cảm trong con người ông hoà quyện
với nhau làm một.
Trong suốt 10 năm ông làm hội hoạ, hơn 500 tác phẩm khác nhau
ra đời. Mỗi bức tranh, mỗi trang đời, trong mỗi giai đoạn, là mỗi một câu chuyện
trong cuốn hồi ký dài 500 trang tự thuật. Ông đã để lại cho thế giới một kho
tàng, một bộ sưu tập mỹ thuật sáng tạo vô giá gồm những cái đẹp của một vũ trụ
hỗn mang, chao đảo.
Tôi xin dùng một
lời phát biểu của Hoạ Sĩ Nguyễn Thuyên về VanGoh để thay lời kết:
“Mỗi họa sĩ,
sau khi thừa hưởng di sản quá khứ sẽ đẩy được hội họa tới trước được bao xa? Dù
chỉ là một chút xíu? Lúc trẻ tôi không chiêm nghiệm được cái lớn của Gauguin và
Van Gogh. Mỗi họa sĩ đều phải đi con đường khổ ải của chính mình và giải được
những câu hỏi của con Sphinx trong nghệ thuật. Sau khi cố gắng làm tranh có vẻ
như có 3 chiều, Gauguin và Van Gogh hiểu rằng việc chấp nhận hai chiều sẽ làm
tranh có tính tạo hình(plastic) nhất, hiểu tại sao họ thích tranh Nhật. Những mảng
phẳng dẹt , và bút pháp của hai ông là điều chưa từng thấy, nó giải phóng tay vẽ,
theo tôi Van Gogh chỉ vẽ có một lớp dầy, và hoàn tất, nó đòi hỏi sự điêu luyện
biết chừng nào. Và màu sắc, có ai thấy một palette như bức này trong lịch sử hội
họa Tây phương trước đó? Và màu của Gauguin nữa, chúng là những bữa tiệc trần
gian mà người say mê hội họa không bao giờ biết chán.”
Trịnh Thanh
Thủy
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.